Хочу сегодня поговорить с вами о вас. Точнее, о том, что делает ваши работы узнаваемыми, а это, пожалуй, сладкое чувство, когда ты и твое творчество начинают выделяться.
Казалось бы, как этого добиться, ведь всех нас учили одинаково, а может быть, вообще, этим-то именно и испортили?!..
Но нет)))).
Классический принцип обучения рисованию, кроме того, что нам объясняют необходимую теорию и учат тому, как найти путь к сердцу зрителя (да, это и называется словом «композиция»), очень важным является наблюдение!
В первую очередь, наблюдение натурное: это когда увидели ситуацию, и, подобно Сойфертису, быстренько зарисовали!
Во вторую- наблюдение за геометрической игрой этой реальности, и тут Дейнека вам в помощь с его монументализмом даже в короткой зарисовке.
Но в третью, самую важную притом, очередь- наблюдательность за огромным(!) количеством мастером изобразительного искусства.
Глаз должен учиться видеть, и наблюдательная база будет закладываться не только через набросок и анализ, но также через «взгляды через плечо».
И вот тут, по дороге к себе, мы часто делаем ошибку.
Мы копируем!
Нет, я не копирую, это не в моей природе и не дает мне энергообмена.
Но для кого-то такой способ обучения приемлем и удобен, хотя именно он уводит нас дальше и дальше от собственного стиля и почерка ввиду того, что является творческим решением, выраженным чужим языком.
Почему так?
Потому что существует натура и существует ее художественная интерпретация.
Это значит, что один и тот же пейзаж или натюрморт разные художники по-разному изобразят.
Наша же задача- найти новое, пусть уже стомиллионное решение, чтобы удивить и удивиться, а не скопировать то, что уже существовало до нашей работы.
Я знаю, что найдется человек, который скажет, что копирование является официальным способом преподавания.
Это так, но с нюансами. Первый - это старинный способ, призванный сохранить культуру так называемой академической живописи, во многом канонизированной.
Второй- это способ передачи мастерства ради того, чтобы создать последователей авторского метода.
Безусловно, и то, и другое мы с вами могли бы выбрать сознательно, но чаще всего именно ко мне приходят люди с другим запросом: они хотят найти себя, узнать себя, заметить и принять свой авторский почерк.
В графике это сделать проще, чем в живописи, мне кажется. Цветовую, непростую и неоднозначн интерпретацию мы убираем, и остается соотношение линии и пятна, света и тени.
Уже в этом начинает проявляться характер рисовальщика. Кто-то ищет и находит нюанс в рефлексирующем свете в тени, а кто-то видит свет падающий и влюблен в его очарование. Кто-то рисует почти глухими пятнами тона, делая рисунок основательным, ясным и четким, а кому-то ближе поэтический звон линий, словно струн души.
В самом наложении тона мы все разные, потому что этот тон (то есть свет) мы по-разному воспринимаем, это особенности мозга и творческого мышления.
Тональная основа становится частью авторского стиля.
Линейное же обоснование указывает на уникальность почерка уже после выполнения первого задания на линии.
Вы выполняете задания, данные мной на курсе «Работа пером и тушью»на слух, чтобы я могла заметить, как подчеркнуть ваши индивидуальные творческие качества, который сделают ваш язык понятным, когда вы прокачаетесь на практике.
Так, по итогам окончания курса, ни один из моих учеников не стал похожим на меня ни в работе с композицией, ни, тем более, в линии.
И когда в конце курса я прошу нарисовать контрольную работу, я всегда радуюсь тому, как художник твердой уже рукой подчиняет свой замысел системе, и мы получаем уникальный продукт.
Что делать дальше?
Просто верить в то, что каким бы ни был ваш почерк: витиеватым, прямым , оруглым или ломаным, важнее всегда будет композиция, которую формируют пятна тона.
А пятна в композиции- что звуки музыки в мелодии, будут создавать только ваше звучание, только вашу интерпретация привычных натурных видов.
Хочу напомнить вам, что стоимость курса с 15 марта увеличивается для всех на стоимость моей авторской врезке в программу Гаптилла, то есть на 4000 рублей.